Dirección Chloé Zhao Guion Maggie O’Farrell y Chloé Zhao, según la novela de la primera Fotografía Lukasz Zal Música Max Richter Intérpretes Jessie Buckley, Paul Mescal, Jacobi Jupe, Joe Alwyn, Emily Watson, Noah Jupe, Bodhi Rae Breathnach, Faith Delaney Estreno en el Festival de Toronto 7 septiembre 2025; en Estados Unidos 5 diciembre 2025; en Reino Unido 9 enero 2026; en España 23 enero 2026
Pantalla Sonora
Un cajón de sastre en la red dedicado al cine y la música... fundamentalmente
lunes, 26 de enero de 2026
HAMNET Ideas claras sobre una cuestión espesa
Dirección Chloé Zhao Guion Maggie O’Farrell y Chloé Zhao, según la novela de la primera Fotografía Lukasz Zal Música Max Richter Intérpretes Jessie Buckley, Paul Mescal, Jacobi Jupe, Joe Alwyn, Emily Watson, Noah Jupe, Bodhi Rae Breathnach, Faith Delaney Estreno en el Festival de Toronto 7 septiembre 2025; en Estados Unidos 5 diciembre 2025; en Reino Unido 9 enero 2026; en España 23 enero 2026
ÍDOLOS Una buena imitación de marca
Dirección Mat Whitecross Guion Jordi Gasull, Inma Cánovas y Ricky Roxburgh Fotografía Félix Bonnin y Xavi Giménez Música Sara Josa Cercós Intérpretes Óscar Casas, Claudio Santamaría, Ana Mena, Enrique Arce, Saul Nanni, Simone Baldasseroni, Alessandra Carrillo, Mario Ermito Estreno 23 enero 2026
sábado, 24 de enero de 2026
CATÁSTROFE Y DINOSAURIOS EN LAS BUENAS MANOS DE LA ROSS
![]() |
| Foto: Marina Casanova |
Velocirraptores, braquiosaurios, tiranosaurios y otras criaturas
prehistóricas estuvieron acompañadas en sus ataques y carreras por una orquesta que brilló por su precisión,
su perfecta sincronía con la imagen y un sonido depurado que en nada hizo
añorar la banda sonora tan apreciada y tantas veces editada de la película,
desde la original de 1993 a la más completa, remasterizada y extendida de 2016.
El responsable de que todo funcionara a la perfección fue Anthony Gabriele, que ya en febrero de 2020 nos deleitó con una
interpretación sincronizada en directo del oscarizado musical de Vincente
Minnelli Un americano en París.
Esta fue, sin embargo, la primera
vez que este especialista en la materia se puso al frente de la ROSS, una
orquesta por otro lado curtida en el género, gracias a los excelentes
conciertos de música de cine que celebró en los años más fructíferos de los
Encuentros Internacionales, así como las diversas ocasiones en las que ha acompañado clásicos del cine mudo. Ésta ha
sido, sin embargo la segunda vez que interpreta en directo y sincronizado un
título legendario del cine moderno, tras el estupendo bautismo del año pasado
con la primera entrega de El señor de los
anillos.
Allí la música sonaba con mayor frecuencia que en Parque Jurásico, lo que permitió esta vez a los y las integrantes
de la numerosa plantilla descansar con cierta frecuencia. De las algo más de hora y cuarto de música que
John Williams concibió y grabó para una película que dura poco más de dos
horas, quizás en pantalla suene música sólo la mitad. Se da la circunstancia de
que fue la primera vez que Spielberg no pudo asistir a las sesiones de
grabación, por encontrarse en Polonia iniciando el rodaje de La lista de Schindler.
![]() |
| Foto: Marina Casanova |
El sueño de Spielberg
Tras el triunfante estreno de la película, Spielberg confesó que siempre le habían fascinado los dinosaurios,
y que uno de sus ídolos de juventud era Ray Harryhausen, artesano de los
efectos visuales que revivió criaturas
de la prehistoria gracias a la técnica del stop-motion, con títulos como Cuando los dinosaurios dominaban la Tierra,
precisamente homenajeado como slogan
en la sala principal del parque del megalómano John Hammond, interpretado por
otro director de cine, Richard Attemborough.
Las técnicas digitales
experimentadas por John Cameron en Abyss
y Terminator 2, y perfeccionadas por
Robert Zemeckis en La muerte os sienta
tan bien, y la novela de Michael
Crichton, ofrecieron a Spielberg la excusa perfecta para revivir a lo
grande estas criaturas extinguidas, y junto a la animatrónica ofrecer el espectáculo definitivo en la
materia, todavía hoy, más de treinta años después, fresco e impactante.
Por su parte, el idolatrado Williams firmó junto a Spielberg y Lucas
algunos de sus títulos más celebrados, desde Tiburón, de la que el
director confesó inspirarse para realizar su película de dinosaurios, a Hook pasando por las trilogías de La guerra de las galaxias e Indiana Jones o las obras maestras Encuentros en la tercera fase y E.T. El año en que obtuvo su quinto
Oscar, por La lista de Schindler, no estuvo sin embargo nominado por Parque Jurásico, a pesar de la
popularidad de la banda sonora y de que Williams ha sido el compositor que más
veces ha logrado una doble nominación en una misma edición de los premios de
la Academia.
Inspiración bajo una batuta especializada
La popularidad
creciente de los principales leit motivs de la película, el asociado
a los majestuosos e inofensivos dinosaurios herbívoros y el que acompaña las
aventuras en la isla, ha resistido perfectamente el tiempo, logrando ser reconocible por las generaciones posteriores
a la irrupción del fenómeno. La Sinfónica se adaptó como un guante al
sonido genuinamente a la americana del compositor, que por cierto firma
unas entrañables notas incluidas en el
programa de mano. Un sonido compacto que se tornó emocionante no sólo en
los majestuosos acordes que acompañan el viaje a la isla, uno de los fragmentos musicales más inspirados de la partitura,
aunque en esta ocasión prescindiera del coro que lo acompaña, sino también en
los más desafiantes que tanto contribuyen a provocar el terror que abunda en la cinta.
Fue, en definitiva, una ocasión
extraordinaria para recuperar un título mítico, que abrió nuevas
posibilidades a la técnica digital y virtual en el cine, a la vez que ofreció un espectáculo de primera categoría
para públicos de todas las exigencias, y que aún mantiene su frescura y
originalidad. Todo ello gracias en buena parte a una excelente banda sonora,
perfectamente recreada en el estudio de
grabación erigido para la ocasión en el escenario de un auditorio FIBES a rebosar para dejarse
seducir por tan estimulante espectáculo.
miércoles, 21 de enero de 2026
JEAN-GHIHEN QUEYRAS TRASCIENDE A BACH
Pudimos disfrutar de su
arte y su talento hace tres años, cuando compareció junto a la Akademie fürAlte Musik Berlin también en este Espacio Turina que tantas alegrías nos sigue
dispensando. Pero ahora venía solo, desnudo frente a lo que podemos
considerar toda una catedral de la música, sin partitura y dispuesto a
sorprender con sus matizadas, sinceras, tan analizadas como interiorizadas versiones
de las suites de Bach, como explorando tan a fondo sus posibilidades estéticas
y expresivas para que el conjunto sonara nuevo, a descubrir.
Con un fraseo
extremadamente limpio y unas articulaciones muy vivas, Queyras alcanzó el
equilibrio justo entre el virtuosismo extremo, la elegancia suprema y esa rica
expresividad cargada de suntuosa ornamentación que hace de una interpretación
musical una experiencia memorable. De ahí que su concepción de las diferentes
sarabandas ahondaran en una intensa expresividad, que en el caso de la suite nº
5 llegó a resultar misteriosa e inquietante gracias a unos pianissimi
susurrantes. Pero fue la de la 6, por encima incluso de la más recurrente nº
4, la que acaparó una mayor intensidad lírica e incluso mayor densidad y cuerpo
debido precisamente al uso del violonchelo tradicional en lugar del piccolo de
cinco cuerdas.
Dejó para la segunda
parte las dos últimas y más largas suites, con lo que el instrumento venía ya scordado
de bambalinas. El preludio de la nº 5 resultó intenso pero no pomposo, con
mucho acierto en sus pasajes fugados y un magistral control del ritmo,
derivando en una sarabande noble y delicada. Tras unas emotivas palabras en
recuerdo del trágico accidente ferroviario del pasado domingo, dedicó la sexta
a las víctimas y sus familiares, asegurando el papel de consuelo y alivio que
representa la música en estos casos de dolor y llanto. Y ofreció una
sensacional interpretación de esta particular página, haciendo acopio una vez
más de una rica ornamentación, una sensibilidad extrema y una enorme capacidad
para trascender al autor y ofrecer una lectura significativamente diferente de tan
descomunal obra.
martes, 20 de enero de 2026
BELÉN Grito necesario de libertad
Dirección Dolores Fonzi Guion Laura Paredes, Dolores Fonzi, Agustina San Martín y Nicolás Britos Fotografía Javier Juliá Música Marilina Bertoldi Intérpretes Dolores Fonzi, Camila Plaate, Laura Paredes, Julieta Cardinali, Sergio Prina, Luis Machín, César Troncoso Estreno en Argentina 18 septiembre 2025; en España (Amazon Prime) 14 noviembre 2025
lunes, 19 de enero de 2026
UN FRUSTRADO MENSAJE DE ESPERANZA
Con
el aforo lleno, asistíamos a este canto de esperanza y optimismo que
celebra la vida a través de la muerte justo cuando ésta asomaba de la forma más
cruel y trágica tan cerca, en forma de accidente ferroviario, una paradoja terrible y conmovedora. A los
fallecidos y fallecidas parecía estar involuntariamente dirigida esta
interpretación del Réquiem que Brahms dedicó a la humanidad, inspirado en la fe
depositada en él por Schumann, que consideraba que su gran obra llegaría cuando
combinase voces e instrumentos en una pieza monumental. La muerte de su mentor
y, posteriormente, la de su propia madre, motivarían la escritura de esta particular misa de difuntos, pero la
dedicatoria acabó del lado de todas y todos nosotros.
Más
vehemente que dulce
La
lectura de Josep Pons, director
honorífico de una orquesta que actualmente finaliza su relación de David
Afkham, a la espera de que se haga cargo de ella Kent Nagano, empezó algo desvaída, lánguida e imprecisa,
con caídas de ritmo y tensión, así como cierta falta de cohesión interna.
Sensación que se potenció en el segundo movimiento (Toda la carne es como la hierba), cuando Pons se decantó por reducir la carga dramática que poseen sus
amenazantes acordes, a pesar de que los timbales cumplieron a la perfección
su misión de dar el enfoque de marcha fúnebre que precisa. En todo momento se
optó por tempi considerablemente
rápidos, no tanto como la histórica grabación de Klemperer, pero tampoco como
la muy paladeada del ahora tan de moda Nézet-Seguin, por poner dos ejemplos, llegándose a una duración estándar de
casi setenta minutos.
A
mitad de este segundo movimiento atisbamos el buen trabajo del coro, pero de espíritu más vehemente de lo
deseable. Ya en el tercero (Señor,
enséñame) pudimos apreciar el trabajo del barítono José Antonio López, tantas veces disfrutado en Sevilla en óperas y
conciertos. Su voz mantiene la potencia
y el brillo que le caracteriza, pero asoma engolada y sin la firmeza suficiente para resultar contundente en sus proféticas
exclamaciones. Más convincente nos pareció la voz diamantina, de holgada emisión y dulce espíritu de la soprano Katharina Konradi, cuyo ejemplar
control de la respiración y refinada belleza, además de acertados agudos, lograron
que su mensaje sonara como un bálsamo
angelical en el quinto movimiento (Ahora
estáis tristes).
Las
voces masculinas brillaron algo más que las femeninas, si bien el resultado global fue bastante
satisfactorio, mereciendo incluso en el sexto movimiento (No tenemos un hogar permanente) un
inoportuno y desquiciado bravo que rompió la liturgia del momento. En
definitiva, aunque Pons logró ajustar el
tamaño de las fuerzas vocales e instrumentales, adaptándose a cada
movimiento, su lectura nos pareció demasiado furiosa, echando de menos algo más
de esa espiritualidad y consuelo que parecía invocar el autor cuando concibió tan magistral página. Con todo, una lectura correcta y un esfuerzo titánico
para poner en pie tan imponente partitura.
domingo, 18 de enero de 2026
HEDDA Retrato distorsionado de arribismo femenino
Guion y dirección Nia DaCosta, según la obra de Henrik Ibsen Fotografía Sean Bobbitt Música Hildur Gudnadóttir Intérpretes Tessa Thomson, Nina Hoss, Imogen Poots, Tom Bateman, Nicholas Pinnock, Finbar Lynch, Mirren Mack, Jamael Westman, Saffron Hocking Estreno en el Festival de Toronto 7 septiembre 2025; en Estados Unidos 22 octubre 2025; en España (Amazon Prime) 29 octubre 2025









